« Le Sujet des sujets » : 20 ans de « Sujets à vif » en 45 minutes

« Le Sujet des sujets » : 20 ans de « Sujets à vif » en 45 minutes
SUJET DES SUJETS - FESTIVAL D AVIGNON - 71e EDITION - Conception et interprétation : Frédéric FERRER - Dispositif scénique : Samuel SERANDOUR - Images : Claire GRAS - Avec : Frédéric FERRER - Mélissa VON VEPY - Dans le cadre du 71ème Festival d'Avignon - Lieu : Cour de la Vierge du Lycée Saint Joseph - Ville : Avignon - Le 07 07 2017 - Photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE

« Le Sujet des sujets » : 20 ans de « Sujets à vif » en 45 minutes

Depuis vingt ans les Sujets à vif sont des rendez-vous immanquables du Festival d’Avignon. Deux artistes se rencontrent pour produire une courte forme. A l’occasion de cet anniversaire, Frédéric Ferrer leur rend hommage dans Le Sujet des sujets.

Il entreprend de relater dans une course contre la montre impossible (45min, pas plus pas moins) vingt ans de Sujets à Vif. Autant dire qu’il va devoir faire des choix. Comme il ne peut pas parler des 350 artistes qui ont jalonné l’histoire des Sujets à Vif, Frédéric Ferrer va s’interroger avec humour sur des constantes de l’événement comme le lieu, le Jardin de la Vierge du lycée Saint Joseph. Il nous livre une conférence type TedX, pendant laquelle il agrémente son exposé d’images au ressort comique efficace. Les interventions de Jean-Philippe, régisseur du lieu, ou de Claire, qui tourne des images avec une caméra embarquée, nous font découvrir les secrets de ce fameux jardin. L’ensemble est rythmé et souvent drôle, on ne verrait pas le temps passé sans le chronomètre installé au-dessus du plateau..

(c) Lucile Joyeux

(c) Lucile Joyeux

Soudain, une fenêtre s’ouvre et on découvre un nouveau personnage qui n’est autre que l’invité du jour, Phia Ménard. Tout comme en 2010 lors de sa performance avec Anne-James Chaton, elle incarne un mystique inquiétant au visage caché qui se met à jeter frénétiquement des matelas pneumatiques par les fenêtres pendant que Frédéric Ferrer tente de finir son exposé.

Ce dernier finit par la rejoindre pour la scène finale de ce Sujet des Sujets. Une scène spectaculaire qui tranche avec l’exposé auquel on vient d’assister. On a d’ailleurs peine à saisir l’intérêt et le sens de cette dernière partie, très esthétique au demeurant. On quitte la salle en ayant passé un bon moment avec l’envie de découvrir un prochain « Sujet à vif » au Festival d’Avignon.

A voir au Festival d’Avignon jusqu’au 25 juillet 2017

Lucile Joyeux et Maxime Pauwels« Le Sujet des sujets » : 20 ans de « Sujets à vif » en 45 minutes
Lire la suite
« Sopro » de Tiago Rodrigues : le théâtre ne tient qu’à un souffle
SOPRO (Souffle) - 71e FESTIVAL D'AVIGNON Texte et mise en scène : Tiago RODRIGUES - Scénographie et lumière : Thomas WALGRAVE - Son : Pedro COSTA - Costumes : Aldina JESUS - Assistanat à la mise en scène : Catarina RÔLO SALGUEIRO - Avec : Isabel ABREU - Beatriz BRÁS - Sofia DIAS - Vitor RORIZ - João Pedro VAZ - Cristina VIDAL - Dans le cadre du 71e festival d'Avignon Lieu : Cloître des Carmes - Ville : Avignon - Le 05 07 2017 - Photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE

« Sopro » de Tiago Rodrigues : le théâtre ne tient qu’à un souffle

Le vent gonfle les rideaux qui entourent le plateau du Cloître des Carmes et un personnage fait son entrée ; il ressemble à un technicien, vêtu de noir, d’un casque, de dossiers, qui vérifie le plateau avant le début de la représentation. C’est en fait la souffleuse qui est pour la première fois sous les projecteurs, elle qui a passé sa vie à observer la scène par le « trou du souffleur ». Sopro, le souffle.

Durant tout le spectacle, elle dirige la représentation en soufflant les répliques à chaque comédien, dont deux comédiennes qui racontent et jouent son histoire. Tiago Rodrigues nous donne en effet à voir le processus de création de la pièce, il fait jouer son propre rôle par un comédien, le directeur de théâtre, qui décide de proposer à la souffleuse de devenir le personnage principal de son futur spectacle. Il lui propose de jouer son rôle dans un théâtre en ruines, un théâtre qui a cessé d’exister mais qui est ramené à la vie par les souvenirs des trente-neuf ans de métier de la souffleuse. Elle a des doutes, mais finit par accepter le projet. La pièce peut commencer.

Elle souffle ses propres souvenirs aux comédiens qui incarneront son histoire.

Les anecdotes sont souvent drôles et émouvantes et rendent compte de l’importance de son rôle dans le théâtre. En effet, elle est souffleuse mais aussi secrétaire, assistante et même confidente des membres de la troupe. Elle est invisible pour le public mais les comédiens ont besoin d’elle ainsi que sa directrice. Cette dernière lui dit d’ailleurs une phrase qui résume parfaitement son rôle dans le théâtre : « Votre discrétion doit être à la hauteur de l’indiscrétion des acteurs ». La souffleuse entend tout, elle voit tout, c’est la mémoire du théâtre mais elle se doit de ne pas révéler ses secrets.

Sopro est un hommage aux métiers du théâtre, ceux que le public ne voit pas mais qui sont nécessaires pour créer un spectacle comme celui de menuisier ou encore de régisseur.

Tiago Rodrigues partage avec nous son amour pour le théâtre et nous parle de l’importance de préserver ces lieux de création et les métiers qui l’accompagnent. Même un théâtre en ruines peut continuer à vivre tant que le souffleur sera là pour insuffler l’air nécessaire à la parole des comédiens.

A voir jusqu’au 16 juillet au Festival d’Avignon.

Lucile Joyeux et Maxime Pauwels« Sopro » de Tiago Rodrigues : le théâtre ne tient qu’à un souffle
Lire la suite
Antigone et ses fantômes règnent sur la Cour d’Honneur du Palais des Papes
ANTIGONE - FESTIVAL D AVIGNON - 71e EDITION - Texte : SOPHOCLE - Traduction : Shigetake YAGINUMA - Mise en scène : Satoshi MIYAGI - Musique : Hiroko TANAKAWA - Scénographie : Junpei KIZ - Lumière : Koji OSAKO - Costumes : Kayo TAKAHASHI - Coiffure et maquillage : Kyoko KAJITA - Assistanat à la mise en scène : Masaki NAKANO - Avec : Asuka FUSE - Ayako TERAUCHI - Daisuke WAKANA - Fuyuko MORIYAMA - Haruka MIYAGISHIMA - Kazunori ABE - Keita MISHIMA - Kenji NAGAI - Kouichi OHTAKA - Maki HONDA - Mariko SUZUKI - MICARI - Miyuki YAMAMOTO - Moemi ISHII - Momoyo TATENO - Morimasa TAKEISHI - Naomi AKAMATSU - Ryo YOSHIMI - Soichiro YOSHIUE - Takahiko WATANABE - Tsuyoshi KIJIMA - Yoji IZUMI - Yoneji OUCHI - Yu SAKURAUCHI - Yudai MAKIYAMA - Yukio KATO - Yuumi SAKAKIBARA - Yuya DAIDOMUMON - Yuzu SATO - Dans le cadre du 71ème Festival d'Avignon - Lieu : Cour d'Honneur du Palais des Papes - Ville : Avignon - Le 04 07 2017 - Photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE

Antigone et ses fantômes règnent sur la Cour d’Honneur du Palais des Papes

Monter Antigone de Sophocle dans la mythique Cour d’Honneur du Palais des Papes est une gageure que le metteur en scène japonais Satoshi Miyagi a magnifiquement relevée. Il a su utiliser les codes et les références du théâtre asiatique pour faire résonner la puissance et la beauté de la tragédie grecque.

Le plateau de la Cour d’Honneur est recouvert d’une eau peu profonde symbolisant l’Achéron, sur laquelle les comédiens de blanc vêtus semblent marcher comme des fantômes libérés des lois de la pesanteur. Comme si la tragédie avait déjà eu lieu et que les personnages morts continuaient à déambuler sur le plateau. La scénographie s’adapte parfaitement aux proportions de la Cour d’Honneur et nous plonge instantanément dans une atmosphère apaisante entre lenteur et silence.

Puis entrent en scène les musiciens qui résument avec humour l’histoire d’Antigone en quelques minutes, comme cela est pratiqué au Japon. La pièce peut ensuite commencer. Comme dans le théâtre nô, les personnages sont interprétés par la pantomime d’un comédien dans la lumière, doublé par la voix d’un autre, dans l’ombre. Déroutant au prime abord, le procédé révèle très vite toute sa puissance, notamment lorsque les paroles sont amplifiées par le chœur, où lors du monologue d’Antigone. En fond de scène, les musiciens font retentir les percussions donnant un rythme qui contraste parfois avec les déplacements lents des personnages. Les ombres projetées sur le mur du palais viennent prolonger les corps et les mouvements chorégraphiques lors des Stasimons (sorte d’intermèdes durant lesquels le chœur commente l’action) participent à l’harmonie de l’ensemble.

Pendant ce spectacle, hors du temps, nous avons contemplé la scène, les costumes, les visages des comédiens sans même avoir le besoin de lire assidûment les sous-titres d’une histoire que l’on connaît par cœur. Satoshi Miyagi réussit le tour de force de nous faire redécouvrir la tragédie d’Antigone à travers un spectacle esthétique qui mêle avec succès les influences grecques et japonaises, et redonne à la Cour d’Honneur du Palais des Papes une dimension sacrée.

Lucile Joyeux et Maxime PauwelsAntigone et ses fantômes règnent sur la Cour d’Honneur du Palais des Papes
Lire la suite
Regards croisés sur « Memories of Sarajevo » du Birgit Ensemble.
(c) Christophe Raynaud De Lage

Regards croisés sur « Memories of Sarajevo » du Birgit Ensemble.

On s’attendait à du grand spectacle, engagé et innovant, en écoutant Julie Bertin et Jade Herbulot, du Birgit Ensemble, parler de leur projet. Nous avions manqué les deux premiers épisodes de la tétralogie mais gagions que Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes seraient à la hauteur de nos attentes… Il n’en fut pas tout à fait ainsi…

Regards croisés

L’avis de Lucile, déçue et agacée

L’éclatement de l’ex-Yougoslavie dans les années 90 est un conflit très récent, et pourtant assez mal maîtrisé par beaucoup d’entre nous. J’avais pour ma part une dizaine d’années à l’époque. La guerre civile qui opposa les différents peuples de la République fédérale fit 100 000 victimes et 2 millions de déplacés et réfugiés. Le conflit fit rage plusieurs années, sans que l’ONU ne parvienne à mener à bien les accords de paix. Le sujet est politique, brûlant, éprouvant, surtout au vu du contexte international actuel.

Alors on attendait beaucoup.
Mais non. Les 2h25 de spectacle m’ont paru interminables !

Il ne fait aucun doute que les deux metteuses en scène se sont parfaitement documentées sur le sujet, le spectacle est très didactique : nous avons l’impression d’assister à une leçon d’Histoire sur le conflit en ex-Yougoslavie. Mais cela ne va pas au-delà. Comment envisager qu’un spectacle qui parle d’un tel conflit, de massacres de civils, d’épurations ethniques, ne puisse nous émouvoir un seul instant ? La scène figurant un massacre à Sarajevo, avec les comédiens qui tombent encore et encore, est totalement dénuée d’émotion. Les spectateurs sont nombreux à regarder leur montre.

Artistiquement, il ne se passe pas grand-chose non plus. La scénographie est assez pauvre ; quelques images vidéos pas exploitées, espace mal maitrisé, décors de carton pâte. Rien de bien exaltant ou de particulièrement esthétique.
On a le sentiment aussi que le Birgit Ensemble explore beaucoup (trop) de pistes sans les mener à terme. L’idée de faire participer le spectateur, qui doit brandir des fiches de salle de couleurs différentes pour symboliser les différents peuples de l’ex-Yougoslavie n’était pas inintéressante, mais elle s’achève brusquement, sans avoir de répercussions par la suite. C’est dommage.

La pièce fait des allers-retours entre la vie quotidienne des civils et la table des négociations. Mais il y a aussi les intermèdes, les fameux intermèdes d’Europe, la déesse, qui grimée en personnage mystique part dans des envolées lyriques risibles, à la limite du supportable (le personnage est de nouveau présent dans Dans les Ruines d’Athènes, au secours!). On a parfois envie de rire tellement c’est raté. Mais pourquoi ? A trop vouloir en faire…

A ceux qui pourraient objecter qu’il s’agit de théâtre documentaire : certes, mais est-ce que cette petite leçon vaut mieux que la lecture d’une page de manuel ? Pas sûr ! Quitte à mettre de la vidéo (quelques images de temps en temps) pourquoi ne pas exploiter des images d’archives ? Des témoignages ? Et alors pourquoi ces passage où Europe éructe ? Le théâtre documentaire doit-il forcément être froid ?

On regrette plus que tout que les souffrances des peuples soient réduites à peau de chagrin… On évoque les pénuries en passant finalement presque sous silence les purifications ethniques, les viols et les massacres barbares. Du théâtre pas si engagé, au final !

Le Birgit Ensemble est à suivre, sans conteste, mais devra travailler davantage la forme et l’émotion pour toucher les spectateurs.

L’avis de Maxime, mitigé

J’ai pour ma part été emporté par Memories of Sarajevo. A travers une approche documentaire, le Birgit Ensemble met en scène les négociations politiques entre les différents chefs d’état, et la vie d’une poignée d’habitants de Sarajevo qui tentent de survivre alors que leur ville est assiégée.

Bien que l’ensemble soit didactique et peut parfois être assimilé à un cours d’histoire, la pièce donne à voir les luttes de pouvoir entre les chefs d’État croate, serbe et bosniaque, ainsi que les tentatives diplomatiques de l’Union Européenne et de l’ONU pour mettre fin au conflit. Le processus politique qui a mené à ce conflit de plus de trois ans est très bien détaillé. J’ai eu l’impression en tant que spectateur d’être le témoin de négociations à huis clos qui n’ont jamais été rendues publiques. Toutes ces réunions politiques reconstituées mettent en lumière la lenteur des processus politiques et l’aveuglement de leurs responsables face aux massacres que subissait dans le même temps le peuple yougoslave.

La pièce nous montre en parallèle la vie des habitants de Sarajevo durant le conflit, la pénurie de nourriture et la peur d’être à tout moment abattu par un sniper ou par un tir d’obus. Il y a une alternance de scènes de vie, comme lorsque les habitants font la fête dans une cave pendant la nuit, et de témoignages face public où les personnages nous racontent leurs souffrances et leurs peurs.

Même si j’ai été très intéressé par la richesse documentaire du spectacle, je pense qu’il aurait mérité une mise en scène et une scénographie beaucoup plus abouties. En effet, la scénographie est très sommaire, ce qui surprend pour une production de cette ampleur. La mise en scène des moments de vie et des témoignages manque également de profondeur pour susciter l’émotion. Un sujet si riche aurait mérité plus d’inventivité au niveau de la forme afin de dépasser le documentaire et en faire une vraie réussite théâtrale.

A voir au Festival d’Avignon jusqu’au 15 juillet 2017

Lucile Joyeux et Maxime PauwelsRegards croisés sur « Memories of Sarajevo » du Birgit Ensemble.
Lire la suite
« Saïgon » de Caroline Guiela Nguyen : « les histoires vietnamiennes se racontent avec des larmes »
SAÏGON - 71e Festival d'Avignon - Texte et mise en scène : Caroline GUIELA NGUYEN - Collaboration artistique : Claire CALVI - Dramaturgie : Jérémie SCHEIDLER - Manon WORMS - Traduction : Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô Scénographie : Alice DUCHANGE Lumière : Jérémie PAPIN Son : Antoine RICHARD Costumes : Benjamin MOREAU Avec : Caroline ARROUAS - Dan ARTUS - Adeline GUILLOT - Thi Truc Ly Huynh - Hoàng Son Lê - Phú Hau Nguyen - My Chau Nguyen Thi - Pierric PLATHIER - Thi Thanh Thu Tô - Anh Tran Nghia - Hiep Tran Nghia - Dans le cadre du 71e Festival d'Avignon - Lieu : Gymnase du Lycée Aubanel - Ville : Avignon - Le 07 07 2017 Photo: Christophe RAYNAUD DE LAGE

« Saïgon » de Caroline Guiela Nguyen : « les histoires vietnamiennes se racontent avec des larmes »

C’est l’histoire de Vietnamiens. De Vietnamiens de Saïgon exilés à Paris en 1956, qui peuvent enfin tenter un retour à Hô Chi Minh en 1996. On les appelle les Viet kieu (Vietnamiens étrangers). L’histoire de la colonisation est le point d’intersection des histoires personnelles.

Il s’agit de Mai et Hao, fiancés malheureux puisque Háo doit fuir le pays après le départ des Français, qui ont perdu la guerre.
Il s’agit de Linh et Edouard, couple formé pendant la guerre d’Indochine : le militaire ramène la jeune et naïve Linh, qui pense vivre une douce vie en France.
Il s’agit de Linh, devenue vieille, et de son fils Antoine : l’aime-t-elle ?
Il s’agit de Lam, la narratrice, et de Marie-Antoinette, la cuisinière qui traverse le temps sans vieillir, interprétée par une amateure qui tient un restaurant. Elle a perdu son fils.

Pour traverser ces temporalités et passer d’un pays à un autre, Carolina Guiela Nguyen a choisi un décor unique : un restaurant typique de Saïgon, de ceux que la diaspora vietnamienne recrée à l’identique à Paris, pour se sentir comme au pays. Les destins des personnages se croisent donc dans ce lieu clos divisé en trois espaces : cuisine, salle, karaoké. Lorsqu’à la fin les deux temporalités se rencontrent brièvement sur le plateau, leur coexistence vient troubler les frontières et créer un moment hors du temps, à la fois onirique et révélateur de sens.

Carolina Guiela Nguyen, d’origine vietnamienne, voulait que « les larmes de [sa] mère appartiennent aussi à la géographie », et pas seulement à une histoire personnelle. C’est réussi, car elle nous présente un spectacle où les destins personnels sont intimement liés à l’Histoire. Nous avons été bouleversés à plusieurs reprises en assistant aux malheurs des personnages, qui font écho à certains grands bouleversements du XXème siècle.

La candeur de certains personnages est à la fois touchante et amusante. Le jeu des comédiens est assez inégal, mais il nous a semblé qu’il s’agissait d’un parti pris, comme si les personnages devaient parfois se caricaturer eux-mêmes pour exister.

« Saïgon » est aussi une réflexion sur le déracinement et les problématiques liées à la langue. Nous avons pu remarquer que les personnages vietnamiens reviennent à leur langue maternelle dès lors qu’ils sont submergés par l’émotion, qu’il s’agisse de la colère, de l’humiliation, de la tristesse, de la peur… On pense à Linh, qui se rend compte dans sa robe de mariée que tout ce qu’Edouard avait pu lui promettre n’était qu’inventions d’un esprit tourmenté. On pense aussi à Háo, devenu Viet kieu, qui échoue dans son retour au pays, impossible pour lui de comprendre la langue des jeunes vietnamiens. Le fils de Linh, élevé en France, ne parle quant à lui pas un mot de vietnamien ; isolé face à sa propre mère dont il ne partage pas la langue…maternelle. Les chansons, qui servent souvent de transition aux chapitres, sont également un moyen pour les personnages de dépasser les barrières de la langue.

Les Départs, les Exilés, l’Absent, le Retour… Des titres de chapitres évocateurs qui révèlent les souffrances successives des hommes et des femmes ballottés par les décisions politiques.

A voir au Festival d’Avignon jusqu’au 14 juillet

Lucile Joyeux et Maxime Pauwels« Saïgon » de Caroline Guiela Nguyen : « les histoires vietnamiennes se racontent avec des larmes »
Lire la suite